Páginas

Translate


Powered By Blogger

visitas contador

lunes, 29 de febrero de 2016

Eduardo Naranjo

                             

Eduardo Naranjo es un pintor español, nacido en 1944 en Monesterio, en la provincia de Badajoz, Extremadura.
                    



                                                 



En 1957 conoció a su maestro Eduardo Acosta e ingresó en la Escuela de Artes y Oficios, donde permaneció hasta 1960. Ese mismo año ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Se trasladó a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en 1961, donde terminó sus estudios de pintura.                  

Entre otras, La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y Hazme de la noche un cuento, de Jorge Márquez. En 1986 inició los grabados del libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, que terminó en 1991. Estos fueron expuestos por primera vez en la Feria del Libro de Madrid en 1987.               

                     


              






              







Web
http://www.pintoreduardonaranjo.com




Rosmery Mamani Ventura

                        

Rosmery Mamani Ventura (Cajiata, 27 de octubre de 1985) es una pintora boliviana, considerada como una de las exponentes de la pintura boliviana contemporánea. Su obra se caracteriza por el alto nivel de realismo y detalle que presenta.

                        


Nació en la provincia Omasuyos, en la localidad de Cajiata, donde vivió hasta 1998. Hija de Teresa Ventura y Enrique Mamani Achata, es una de los seis hijos de la familia.

A sus 14 años se trasladó a la ciudad de El Alto. En esta ciudad culminó sus estudios secundarios para posteriormente iniciar la carrera de Auditoría. Sobre el proceso de migración que supuso su alejamiento de Cajiata la artista menciona:




Vine a trabajar de empleada doméstica, como toda muchacha de comunidad, y ese es un aspecto de mí que muchos no conocen.1
Tras culminar sus estudios en la Escuela Municipal de las Artes y habiendo iniciado su vida profesional se trasladó a la ciudad de La Paz.




Tras haber iniciado estudios de Auditoría en la Universidad Pública de El Alto, UPEA, decidió en 2005 dejar esta carrera e iniciar sus estudios en la Escuela Municipal de las Artes de esta misma ciudad, termina la carrera en 2009. Algunos de sus maestros fueron: Edgar Cruz Mariaca, Mario Careaga, Adamo Mollericón, y Ricardo Pérez Alcalá.
Al principio no tenía ni un centavo, pinté mis primeros cuadros con Bs 2. En la Feria 16 de Julio compraba materiales reciclados, una tiza costaba 50 centavos, el papel de madera Bs 1 y con eso pinté mis primeros retratos



Es una exponentes de la técnica de la acuarela en Bolivia en el s XXI.4 a pesar de que su técnica preferida es el pastel.
Es una técnica muy hermosa, sutil y delicada porque pintas con los dedos. Hay un contacto directo con el pigmento, hay otras sensaciones y una comunicación más cercana con el material. También es pulcro, a diferencia del óleo




Su obra se desarrolla además con las técnicas del óleo y témperas.

Su trabajo lo constituyen principalmente retratos de alto realismo de personas aimaras y afrobolivianos.

                           


Los paisajes urbanos y rurales también se reflejan en su obra en menor medida, y generalmente como marco para retratos o como entorno de actividades cotidianas.





La artista reconoce su admiración por Ricardo Pérez Alcalá quien fuera su maestro así como por la obra de pintores como Rembrant, Lucian Freud, Andrew Wyeth, Mary Cassatt, Felipe Santamans, Vicente Romero, Alyssa Monks y Remedios Varo.11



                       
                                                                               Web
                                                  http://rosmerymamani.blogspot.com.es


Alfonso Rojo God save the British Museum

Alfonso Rojo.
Aunque milito en una profesión cuyo deporte favorito es dar leña al chaquetero, hoy me apuntó a esa vieja máxima según la cual es de sabios cambiar de opinión.
No se asusten, porque esto no va de la metamorfosis de Pedro Sánchez, el viraje de Albert Rivera o las mutaciones de Pablo Iglesias. Acabo de llegar de Londres y, rompiendo la tradición, me gustaría pasar de política y divagar sobre Arte e Historia.
Confieso que hasta no hace mucho, yo era de los pardillos que se enternecían cada vez que un alma cándida sacaba a colación el espinoso tema del ‘expolio' de obras maestras, perpetrado en el pasado por las potencias occidentales.
Pues me he hecho socio del club de defensores de los museos. No de los modernos o conceptuales, sino de los de siempre, de los repletos de momias, cariátides, sarcófagos, estatuas de mármol, mosaicos y lienzos al oleo.
Desde 2011, cuando los talibanes afganos dinamitaron los Budas de Bamiyan y, sobre todo, a la vista de la ferocidad con que los fanáticos islámicos pulverizan estatuas en Mesopotamia y alrededores, mis criterios han cambiado radicalmente.
Mi rendida admiración al Prado, al Louvre, al Metropolitan, al Hermitage y a los grandes museos del mundo, incluyendo el de Pérgamo y sobre todo el apabullante Museo Británico.
Entiendo que Egipto, que surgió como estado independiente en 1936, reclame las piezas que ingleses, franceses o alemanes se llevaron bastantes décadas antes, aunque se trate de restos de una cultura que ni de lejos tiene algo que ver con lo que sufren hoy los apaleados cairotas.
Lo mismo sería aplicable a México, Perú, Grecia, Siria, Irak o Nigeria.
¿Se imaginan donde habría ido a parar el busto de Nefertiti si un avispado alemán no se lo hubiera llevado a Berlín hace 100 años?
¿Lo que hubiera sido del friso del Partenón si Lord Elgin no se lo hubiera comprado a precio de saldo a los otomanos hace dos siglos? ¿Quedaría intacto un fragmento del Código de Hammurabi o de la Leona Herida de haber dejado esas dos maravillas ‘in situ' esperando a que llegasen los facinerosos del DAESH con el lanzagranadas en una mano y su Corán en la otra?
Por el bien de la Humanidad, bien están todas esas obras de arte donde están.
Dicho esto y aunque la carísima y espléndida capital británica tiene como alcalde al frívolo Boris Johnson, que apoya la salida de Gran Bretaña de la UE, allí no cambian alocadamente nombres de calles, no arrancan placas ni derriban a destajo monumentos.

ALFONSO ROJO
Fuente
http://www.periodistadigital.com


Andrey Lekarski

                           AndreyLekarski-Portrait.jpg
                                                            Andrey Lekarski

Andrey Lekarski, conocido como "Andy", es un escultor y pintor búlgaro, residente en Francia, nacido el 2 de diciembre de 1940 en Sofía.




Segundo hijo del general Kroum Lekarski y Lekarska Nadezhda , nació el 2 de diciembre 1940 en Sofía ( Bulgaria ). Desde 1954 a 1959 estudió en la Escuela de Artes Visuales Moscú . En 1962 se matriculó en laEscuela Nacional Superior de Bellas Artes en París. Desde 1962 vive y trabaja en París . En 1969 se trasladó a México . Allí realizó su primera exposición de pinturas en la galería Jack Misrachi . Casado en 1970 con Svetla Velitchkova. En 1976 , nació su primera hija Katia Lekarski, y en 1981 su segunda hija Sylvie Lekarski. A partir de 1989 , divide su tiempo entre París y Bulgaria, donde produjo sus bronces. En 1991 firmó un contrato con Raphaël Doueb, propietario de la galería de Le Monde de l'Art y en 1992 presentó una gran exposición de esculturas monumentales. En 1993 la ciudad de Nancy y Le Monde de l'Art, organizaron el evento cultural "El Verano de la escultura" (en francés: l'Eté de la sculpture)? . Las esculturas monumentales de Andrey Lekarski y de Mihail Chemiakin fueron expuestas durante 3 meses en la plaza Stanislas. En esta exposición, Lekarski recibió la medalla de la Ciudad de manos del alcalde de Nancy André Rossinot . Una parte de esta exposición se instaló en exhibición permanente en el recinto de la Abadía de los Premonstratenses de Pont-à-Mousson . En 2002 , la Galería de Arte Nacional de Bulgaria en Sofía le dedicó una exposición.
                     

La pintura de Andrey Lekarski provoca una experiencia inusual, una manera diferente de mirar nuestra vida diaria. Su exposición en 1978 en la Galería Liliane François titulada "Safari en las Tullerías" ´, en francés"Safari aux Tuilerie" , es una etapa de este proceso. A partir de lo que podría ser una broma, Lekarski sustenta un pensamiento acerca de las relaciones humanas, condiciones de vida, la mezcla de actividades entre la vida urbana y la vida salvaje y el pulso de la ciudad. En esta exposición, que fue un acontecimiento de la vida artística de París, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad adquirió una de sus pinturas "Katia en el País de las Maravillas"(en francés: "Katia au Pays des merveilles")?.




La pintura de Andrey Lekarski provoca una experiencia inusual, una manera diferente de mirar nuestra vida diaria. Su exposición en 1978 en la Galería Liliane François titulada "Safari en las Tullerías" ´, en francés"Safari aux Tuilerie" , es una etapa de este proceso. A partir de lo que podría ser una broma, Lekarski sustenta un pensamiento acerca de las relaciones humanas, condiciones de vida, la mezcla de actividades entre la vida urbana y la vida salvaje y el pulso de la ciudad. En esta exposición, que fue un acontecimiento de la vida artística de París, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad adquirió una de sus pinturas "Katia en el País de las Maravillas"(en francés: "Katia au Pays des merveilles")?.













Van Gogh y su arte cobran vida en este espectacular tráiler de «Loving Vincent» que se ha vuelto viral



Se trata del primeras imágenes de este filme, el único hasta el momento realizado íntegramente con técnica al óleo y que refleja la turbulenta vida del pintor

Van Gogh y sus pinturas cobran vida en «Loving Vincent», la película sobre el pintor holandés de la que ya ha salido a la luz el primer y espectacular tráiler. El estilo artístico tan característico de Van Gogh ilustra esta cinta sobre la turbulenta existencia del autor de obras como «Los girasoles» o «La noche estrellada».
«Loving Vincent» es la primera película de la historia realizada completamente con la técnica del óleo. Los creadores han tomado como referencia más de 120 obras del artista recreadas por más de 100 pintoresque han trabajado el estilo de Van Gogh para lograr reflejar su particular expresión artística.
La historia está basada en 800 cartas del propio pintor que han servido para desarrollar un guión que refleja la turbulenta vida del artista hasta su muerte en 1890. Una vida que se ilustra en la gran pantalla a 12 óleos por segundo.
Al frente del proyecto se encuentran los artistas y directores Dorota Kobiela y el oscarizado Hugh Welchman, que se hizo con el galardón en 2008 como productor de la cinta animada «Pedro y el lobo». La cinta está producida por los estudios Breakthru Films y Trademark Films. El equipo lleva trabajando más de un año en este proyecto, que por el momento no tiene fecha de estreno.
                                                           Web
                                       http://www.vangoghmuseum.nl/en

                                                             


                                                                          




Richard Estes

                                            


Richard Estes (nacido el 14 de mayo de 1932 en Kewanee, Illinois) es un pintor estadounidense conocido por sus pinturas hiperrealistas.





Sus cuadros consisten generalmente en retrospectivas de ciudades alejadas y en paisajes geométricos de ambientes urbanos en donde los automóviles, forma de vestir, carteles publicitarios y escaparates, representan el ambiente de la época.


Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz refractada; desde 1967 comenzó a pintarlas, y desde entonces le han acompañado en sus obras, edificios reflejados en estructuras cristalinas y lisas como los escaparates, ventanales, cabinas telefónicas, capó de un coche o al paso de un autobús. También reproduce reflejos deformados y a veces difuminados en superficies no lisas y uniformes como son las olas de agua en movimiento. Está considerado como uno de los fundadores del movimiento foto-realista internacional de finales de los años sesenta, con artistas como Malcom Morley, Chuck Close y Duane Hanson.



Con corta edad, la familia de Richard se mudó a Chicago. Allí, siendo un joven adulto, estudió en el Instituto de Arte de Chicago desde 1952 hasta 1956 donde se interesó por la obra de otros pintores realistas como Edgar Degas, Edward Hopper y Thomas Eakins, ya que todos ellos estaban ampliamente representados en la colección del instituto. En 1956 se estableció definitivamente en Nueva York tras finalizar sus estudios. Los años siguientes trabajó como artista gráfico de varias revistas y agencias de publicidad en Nueva York y en España, país en el que vivió en 1962. En 1966 disponía del capital suficiente para dedicarse enteramente a su pintura. En 1968, celebra su primera exposición individual en la Allan Stone Gallery de Nueva York.



La mayor parte de sus obras del principio de los años sesenta representan a habitantes de ciudades desarrollando actividades cotidianas. Alrededor de 1967 el artista empezó a pintar fachadas de tiendas y edificios con ventanales de cristal, y lo que es más importante, las imágenes reflejadas que se mostraban en estos ventanales. Los cuadros estaban basados en fotografías a color en los que captaba la naturaleza evanescente de los reflejos, que podían cambiar por la iluminación y la hora del día.















Simon Leonidovich Kozhin

                                      Simon Kozhin Russian painter 2012.jpg

                                                         Simon Kozhin en 2013

Simon Leonidovich Kozhin (en ruso Семён Леонидович Кожин; Moscú, 11 de marzo de 1979) es un artista ruso, pintor, retratista, miembro de la Unión de Artistas,1 uno de los artistas contemporáneos realistas enMoscú.2





Semyón Leonídovich Kozhin nació el 11 de marzo de 1979, en Moscú. Su padre, Leonid Arkádievich Kozhin, es ingeniero de profesión, y su madre, Irina Mikháilovna Kózhina (cuyo apellido de soltera era Dayshútova) es profesora de inglés.

1986–1988 Interpretó varios pequeños papeles en el cine, en particular, en el estudio cinematográfico «Gorky».




En 1988—1990, estudiando en la escuela secundaria, Kozhin simultáneamente cursó estudios en la Escuela del Arte «Krasnopresnenskaya» de Moscú. En 1990 ingresó al Liceo Académico del Arte de Moscú, de la Academia de Bellas Artes de Rusia. Junto con otros alumnos de su clase fue a pintar al aire libre en diferentes lugares de Rusia (Velíkiye Luki, Ryazán, Solovki, las ciudades del «Anillo de Oro»). En calidad de trabajo de grado dibujó una serie de ilustraciones para el «Curso completo de la historia de Rusia».




En 1997 Kozhin ingresó a la facultad de pintura de la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura de Rusia. En 2001 se le dio la tarea de realizar un cuadro de pequeño formato «Fiesta». Concibió e hizo dos versiones de la obra «Máslenitsa (equivalente ruso del Martes de Carnaval). Adiós al invierno». En 2002 participó en el taller de paisaje bajo la tutela de Alexandr Pavlovich Afonin. En 2003 se graduó con el cuadro «Monasterio Ferapóntov».

A partir del año 2000 expone activamente. Ejecuta paisajes, naturalezas muertas, se dedica a la pintura de género e histórica. Trabaja con acuarela,gouache, acrílico, óleo y témpera. Actualmente vive y trabaja en Moscú.





En 2001-2002 hace varios viajes creativos a Inglaterra. El artista ejecuta una serie de esbozos de campo con las vistas de la aldea inglesa de Haddenham(Buckinghamshire).

En 2004 ilustró con acrílico un libro biográfico para los niños sobre el famoso tenor italiano Luciano Pavarotti. Este libro fue publicado en Corea. También crea una serie de obras gráficas con motivos de los cuentos de hadas «Rapunzel» y «Gentsel y Grettel», de los hermanos Grimm.

En 2005-2015 el artista viaja extensamente alrededor de Rusia: en las regiones de Tver y Kaluga, por el «Anillo de Oro de Rusia», en los Urales, así como en el extranjero. Crea varias series de pinturas: en Inglaterra, Malta, Irlanda, Suiza, Grecia, Turquía, España, Italia y otros países. Ocupa el lugar predilecto en la creación artística de Kozhin el «paisaje emocional», prevalece allí el dibujo fuerte a la vez con la sutil gama colorística de tonos morados y azules claros. La obra combina observaciones de la naturaleza en el campo con los colores y la composición elaborada. En su obra el artista a veces utiliza la ficción, recurriendo a las composiciones de género e históricas.





Entre los numerosos paisajes de Moscú, San Petersburgo y Kolomenskoye, cuadros de género e históricos, así como los bocetos realizados por el artista de 2000 a 2015, figuran tales obras como «Callejón Granatniy», «Iván Kupala. Sortilegio en la corona», «Al lado del convento de Novodévichi», «Caza rusa», «Nueva Albión. El buque de Francis DrakeGolden Hind”», «Balaam. Bosque profundo», «Máslenitsa. Adiós al invierno», «Roble viejo en Kolómenskoye», «Sortilegio de Navidad», «Cazadora», «Vista de Moscú con el rascacielos», etc. Al artista lo atraen las vistas nocturnas de las ciudades, se manifiestan en ellas los indicios de emoción y expresión, de una manera de pintar influenciada por los impresionistas, y así aparece toda una serie de paisajes nocturnos: «En vísperas del Año Nuevo. Tienda de Yeliséyev», «Catedral de San Basilio», «Puente de la Torre», «Arco de Wellington», etc.




Además de motivos urbanos, Kozhin recurre a los temas tradicionales para la pintura de paisaje, utilizando todas las oportunidades. A las vistas panorámicas con numerosos planes claramente legibles, con un área de cobertura amplia él prefiere los sujetos locales: esquina del jardín, bosque cubierto de nieve, juego de brillos de luz en la superficie del agua. Sintiendo íntimamente la belleza cambiante de la naturaleza, el artista es capaz de transmitir una variedad de tonalidades del estado de ánimo de ella. Por ejemplo, en las obras «Jardín de la abuela», «Diciembre» y «Bodrum. Amanecer rosado».

Después de un nuevo viaje a Gran Bretaña el artista, encantado por la maestría de acuarelistas británicos, pinta una serie de acuarelas. En 2003 él visita la exposición "Poesía de la Verdad" en el Museo Ashmolean de Oxford, que presenta enormes hojas de la acuarela. Luego él crea las acuarelas «Malta», «Montañas de Connemara», «Abadía Notley, Inglaterra», etc. Estas obras están llenas de aire y ligereza, tan característica de la acuarela. El artista utiliza las técnicas de trabajo tanto sobre el papel seco, como sobre el húmedo, produciendo el efecto de pintura preciosa.





En 2000—2006 Kozhin a menudo recurre al género de la naturaleza muerta. Aquí, como en el paisaje, no le basta con admirar la forma y el color. El artista utiliza las técnicas flamencas de pintura, ejecuta naturalezas muertas sobre tabla con “parquetaje”. Sus composiciones son originales en diseño y complejas en la textura y la técnica de pintura, llenas de connotaciones asociativas, como «Naturaleza muerta con langosta», «Naturaleza muerta con conchas», «Naturaleza muerta con flores. Imitación de la pintura flamenca».




En 2001—2007 Kozhin recurre al género histórico, creando una serie de esbozos y cuadros dedicados a la Guerra Patria del año 1812; entre las pinturas de esta serie figuran: «Réquiem por A.A. Tuchkov», «Rubicón. El destacamento de Denís Davydov está cruzando el río en 1812», «Huída de Napoleón de los cosacos». La selección del tema y su encarnación figurativa hicieron eco de las aspiraciones personales patrióticas y libertarias del autor. Presentadas en 2002-2005 en las exposiciones de la agrupación artística «Primavera», en la Casa Central de Artistas, las obras le ganaron notoriedad al autor, y lo destacaron como maestro de la pintura histórica.



Kozhin experimenta mucho con técnicas de pintura, buscando el efecto tridimensional de la imagen, semitransparencia y estratificación. En sus obras el artista combina la pintura lisa con unas pinceladas enérgicas y colores con cuerpo en las áreas claras, asegurando volumen y profundidad de imagen. En 2006-2015 las obras de Kozhin se presentaron con éxito en las exposiciones y subastas de pintura rusa en los Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido e Irlanda. Actualmente sus obras se encuentran en los museos y las colecciones privadas en Rusia, Inglaterra, Suiza, los Estados Unidos, China y otros países.















Te puede interesar;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...